Festival de Otoño 2006. Danza Imprimir
Escrito por www.madridteatro.net   
Lunes, 12 de Abril de 2010 16:11
FESTIVAL DE OTOÑO DE MADRID
2006

[2006-10-16]

DANZA

 

FESTIVAL DE OTOÑO DE MADRID
2006



DANZA


SARAH, VINCENT ET MOI
Raimund Hoghe
Coreografía y danza: Sarah Chase,
Vincent Dunoyer y Raimund Hoghe

Teatro Pradillo.
Días 12, 13 y 14 de octubre
20:30 horas.



FOTO: ROSA FRANK
En Sarah, Vincent y yo se encuentran tres intérpretes: dos bailarines - la canadiense Sarah Chase y el francés Vincent Dunoyer - y un hombre de teatro - el alemán Raimund Hoghe.

Hoghe es el “yo” del título y el creador del proyecto. Pero ese “yo” es también el espectador, o mejor aún: Raimund Hoghe, que se pasea como espectador en su propia representación. Raimund invita a los otros dos, les prepara su espacio, coloca objetos, organiza rituales, elige la música. Les da, pues, los elementos para que los bailarines puedan establecer una relación. A partir de ahí, ellos serán libres de crear su propio mundo: desarrollan su propia coreografía, conducen ellos mismos objetos, piezas de música, elementos escenográficos. Las relaciones en el proceso de trabajo son abiertas, pero dan lugar a un espectáculo defi nido, no improvisado. La música resulta también fundamental: fragmentos de El lago de los cisnes de Tchaikovski, que Hoghe asocia a canciones de Doris Day, a arias de María Callas o al tango argentino.

Sobre la Compañía

Raimund Hoghe comenzó su carrera escribiendo retratos de personalidades para el semanario alemán Die Zeit, recogidos más tarde en varios libros. Entre 1980 y 1990 trabajó como dramaturgo para el Bausch Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch, tema principal, a su vez, de otros dos libros.

Desde 1989 se dedica a la creación de sus propias piezas para diferentes bailarines y actores. En 1992 comenzó su colaboración con el artista Luca Giacomo Schulte, que continúa en la actualidad. En 1994 produjo su primer “solo” para sí mismo, Meinwärts, que junto a Chambre séparée (1997) y Another Dream (2000) configuraron una trilogía sobre el siglo XX.

Hoghe también trabaja en proyectos de televisión; sus giras abarcan Europa, Japón y Australia. Entre otros premios, ha recibido el Deutscher Produzentenpreis für Choreografie en 2001.

Colaboración artística: Luca Giacomo Schulte
Texto: Sarah Chase
Concepto y puesta en escena: Raimund Hoghe
Diseño de iluminación: Amaury Seval, Arnaud Lavisse y Raimund Hoghe
Producción: Raimund Hoghe (Düsseldorf) y Groupe Kam Laï (París)
Coproducción: Kaaitheater/Brussels, Le Quartz/Brest, Pumpenhaus/Münster, Mousonturm/Frankfurt, TANZtheater International/Hannover y Fondation Art et Culture du Land Nord Rhin Westfalie.
País: Alemania-Francia
Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos (sin intermedio)
Estreno en España

www.raimundhoghe.com
 
ALMA

España (Comunidad de Madrid)

Nuevo Ballet Español
Ángel Rojas y Carlos Rodríguez

Móstoles
Teatro del Bosque.
Días 13 y 14 de octubre. 13 a las 21 horas
y 14 a las 20 horas.

Madrid
Teatro Albéniz.
Días 18, 19 20 y 21 de octubre
20:30 horas y
Día 22 de octubre
19:00 horas.



FOTO: JAVIER SUÁREZ
El Nuevo Ballet Español festeja sus diez años de trayectoria con ALMA, un compendio de algunos de sus trabajos que refleja su particular visión de la danza española y el flamenco. El espectáculo incluye cuatro coreografías anteriores y dos trabajos nuevos. En la primera parte, la compañía baila Sangre. Según los bailarines, “de la más refinada pureza también se obtiene una fusión. Ritmo de bulerías y danza trepidante”. A continuación, Ángel Rojas y Carlos Rodríguez interpretan, junto a Chevi Muraday, Y Tronó: “Cuando el público se hace cómplice de tres bailarines nace la magia de la danza. Lluvia de botas flamencas”; le sigue Tanguedia, con música de Astor Piazzola interpretada en directo por el grupo Ensemble Nuevo Tango. Ya en la segunda parte, Gotas de sabor: Gotas de compás, de raza. Flamenco en estado puro. La representación se cierra con los dos estrenos: Alma, “dos hombres, dos fuerzas encontradas...rondeña para dos almas gemelas”; y Sin límites, donde toda la compañía baila la música de Gaspar Rodríguez y Daniel Jurado: “Sonido atronador de los palillos que se mezclan con la tradición en constante evolución, entre zapateados y giros sin límites”. Tras infinidad de funciones, estrenos y galas, la crítica es unánime al resaltar la gran aportación de Ángel Rojas y Carlos Rodríguez - creadores y coreógrafos - al panorama de la danza española. Su garra, elegancia, creatividad y fuerza técnica revolucionan las formas del flamenco actual.

La Compañía

El Nuevo Ballet Español (NBE) es una compañía de danza española y flamenco creada en 1995 a partir del encuentro de dos jóvenes profesionales, Ángel Rojas y Carlos Rodríguez, con una larga experiencia sobre los escenarios.

La primera coreografía de la compañía fue Dos orillas; desde entonces, espectáculos como En carne viva, Infinito (1995), Canela y fuego (1996), Flamenco directo (1998), Gallo de pelea (1999), Fury (2002) o Romeo y Julieta (2003) han aportado un nuevo enfoque al flamenco, presentado en numerosas giras realizadas por diferentes países de Europa, América y Asia. En 2003 Rojas y Rodríguez trabajaron con Gilles Maheu en Don Juan, estrenada en Montreal y París. En los últimos años sus coreografías han comenzado a ser bailadas por otras formaciones. Desde 1995 el NBE es compañía residente de la ciudad de Móstoles.

Coreografía y bailarines solistas: Ángel Rojas y Carlos Rodríguez
Música original: Gaspar Rodríguez, Daniel Jurado, Jerónimo Maesso, Antonio Rey...
Bailarines: Esther Esteban, Cristina de Vega, María López, Pilar Artesera,
Pilar González, Ricardo López, Iván Martín, Jesús Carmona, Emilio Ochando y Chevi Muraday

Diseño de Escenografía: Gabriel Carrasca
Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (con intermedio)
Estreno absoluto

www.nbeflamenco.com
 
FREQUENCY-I

Alemania-España (Galicia)

Juschka Weigel-Inthissection

Madrid
La Casa Encendida
Días 13 y 14 de noviembre
22:00 horas



FOTO: MANU LAGO
La bailarina y coreógrafa Juschka Weigel busca nuevos caminos de forma rigurosa y original. Al igual que en la danza oriental, japonesa e indonesia que tanto han influido en su trabajo, consigue disociar cada uno de sus movimientos de una forma personal y comprometida, llevando al espectador hacia donde ella se propone.
¿Cuánta sistemática aguanta el hombre? ¿Se puede desaparecer detrás o a través de un orden sistemático producido por algoritmos lineales, se puede vivir en él? ¿Qué pasa si el orden se vuelve cada vez más complejo y más refinado hasta llegar a la completa opacidad? ¿Cómo se vive con un orden cuyo poder aún se nota pero que ya es imposible de comprender? Sobrecarga del orden: ¿Lleva el exceso de sistemática automáticamente al derrumbamiento, a la rebelión en contra del orden, a su rotura por perfección, al colapso? ¿Qué ideas aparecen en el momento del error y de la catástrofe? ¿Cómo se trata ese exceso de orden después de que resultó imposible actuar de acuerdo con él? ¿Debería ignorarse, quizás? ¿Parodiarse? ¿Revolucionarse? ¿Resignarse?

La Compañía

Juschka Weigel estudia ballet clásico y danza contemporánea en la escuela Colombo Dance School de Zurich y completa su formación en la Merce Cunningham School de Nueva York y en la “Academy of Art” en Solo, Indonesia.

En 2000 estrena su primera coreografía, en colaboración con Josef Kisss How is this for a start to your day?, por la que recibe, entre otros, el primer premio en la categoría de Solos en el 7 MASDANZA, Festival Internacional de Danza de las Islas Canarias (2002). Trabaja con coreógrafos en Alemania, Bélgica, España, Austria y Suecia y en 2003 funda junto a Simone Willeit la compañía Malinkiodato. El estreno de su primera coreografía en el 8 MASDANZA canario le valió el primer premio de Coreografía en la categoría de grupo de este festival.

Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)
Idea original: Daniel Regenberg y Juschka Weigel
Dirección, coreografía, interpretación y diseño de vestuario: Juschka Weigel
Espacio escénico: Miguel Muñoz y Juschka Weigel
Música original: Daniel Regenberg
Estreno en España

www.juschka-weigel.de
 

FREQUENCY-B Alemania

España (Galicia)

Juschka Weigel-Inthissection

Madrid
La Casa Encendida
Días 15 y 16 de noviembre
22:00 horas.



FOTO: URUSLA KAUFMAN
El nuevo trabajo de la bailarina y coreógrafa Juschka Weigel parte de una sencilla premisa. Cada movimiento tiene dos puntos de vista: una base física y corporal y una forma histórica, sociocultural y psicológica. Por ejemplo, caminar sirve en todas las épocas y lugares para desplazarse. Por otro lado, puede leerse el acto de caminar como un sistema de símbolos que dan muchas informaciones sobre el origen, el fondo cultural y la disposición psicológica de la persona. En la manera de caminar se puede ver mucho de la imagen que el caminante tiene de sí mismo, de la imagen que quiere presentar, de sus complejos y neurosis, de sus miedos, tensiones, deseos, etc. A menudo se considera el movimiento como algo únicamente biológico, físico, pero es también cultura y es necesario valorarlo como expresión de una manera concreta de vivir. En esta obra, Juschka Weigel examina los movimientos cotidianos en relación con su propia sustancia física y su historia cultural.

Frequency B se estrenó el pasado 17 de marzo en la ciudad alemana de Dortmund.

Dirección, coreografía, interpretación y diseño de vestuario: Juschka Weigel
Espacio escénico: Miguel Muñoz y J. Weigel
Música original: Daniel Regenberg
Realización de vídeo: Gregor Blahak
Coproducción: Festival Internacional de Danza, En Pé de Pedra, organizado por el Teatro Galán.
Estreno en Madrid
Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)
Idea original: Daniel Regenberg y Juschka Weigel

www.juschka-weigel.de
 

40 ESPONTÁNEOS

Francia

La Ribot

Madrid
Centro Cultural de la Villa
Día 21 de octubre
20.30 horas

Día 22 de octubre
19:00 horas.



FOTO: A. MANNIGLIER
Cuando los espectadores entran en la sala sólo ven ropas, sofás, sillas y mesas esparcidas por todas partes, como secuelas de una catástrofe. Los espontáneos -entre 30 y 40 personas elegidas en cada ciudad que deben cumplir dos requisitos: no tener experiencia en escena y ser mayores de 40 años - se encuentran mezclados entre el público. Riéndose continuamente, comienzan la lenta y enorme reconstrucción sobre el suelo de la escena, para la que han tenido que memorizar trayectos, vestimentas, lugares y momentos en los que ha sido colocado cada objeto. Reconocemos así la coreografía escrita ante nuestros ojos en medio del aparente caos. Se trata de un trabajo que, desde su estreno en 2004, continúa en constante evolución. En las últimas representaciones ha aparecido un nuevo personaje, el polizón, que en mitad de la pieza salta a escena como si se tratara de un verdadero espontáneo, relanzando el planteamiento original. El espontáneo, como el extra cinematográfico, se constituye en figura transgresora, estableciendo un peculiar nexo entre público y profesional. El espectador, por su parte, toma la forma de auténtica figura teatral.

La Compañía

La artista madrileña María Ribot (1962), “La Ribot”, es autora de piezas en lo que considera territorios “indisciplinados”: la intersección entre danza contemporánea, live art, performance y vídeo. Su sistema de trabajo le permite investigar, desarrollar y cuestionarse los límites temporales, espaciales y conceptuales de la danza respecto a ellos. Ganadora de numerosos premios - como el Nacional de Danza 2000 otorgado por el Ministerio del Cultura español- su proyecto más conocido es Piezas distinguidas, constituido por solos de entre treinta segundos y siete minutos de duración, representados preferentemente en museos y salas de exposiciones, como el Centro Pompidou de París, el Museo Reina Sofía de Madrid o la Tate Modern londinense. Actualmente reside en Ginebra e imparte clases en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad suiza.

Dirección: La Ribot
Ayudantes de dirección: Juan Domínguez, Corinne García y Tania Arias Winogradow
Director técnico: Erik Houllier
Diseño de escenografía y vestuario: Karine Vintache y La Ribot
Diseño de iluminación: Daniel Demont
Estreno en Madrid
Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

www.laribot.com
 

STRANGER/STRANGER REPORT

Francia

Autor: Richard Siegal
The Bakery

Madrid
Sala Cuarta Pared
Días 25, 26, 27 y 28 de octubre
21:00 horas.



FOTO: RICHARD SIEGAL
Stranger (Desconocido) se desarrolla a partir de un trabajo anterior titulado Solo for Spectator (Solo para el espectador), que trata de analizar la relación actor- espectador. Parte de un texto pregrabado en el que Richard Siegal oscila entre la demostración lógica de que él podría ser un asesino de la CIA y lo absurdo de dicha propuesta. La información y las pruebas constituyen el eje. La identidad se desmantela, la duda se instala. Stranger es un solo experimental, un eterno trabajo en progreso. Su potencia es proporcional al juego entre la propuesta del artista y la imaginación del espectador. De una simplicidad engañosa en su origen, la pieza de Siegal resulta ser una meditación teatral incisiva e intrigante que basa su fuerza en la paranoia y el misterio de la identidad, en un ambiente inestable dentro de un espacio social cada vez más efímero.

Explora el territorio de la duda que existe entre el gesto teatral y las reacciones del público. De hecho, el espectáculo se desarrolla mejor ante un solo espectador. A este nivel de proximidad, no existe posibilidad de esconderse detrás de la identidad de grupo. La obra entra en el dominio de la ciencia ficción coreográfica, con cámaras y micrófonos distribuidos en la sala y manejados por el propio Siegal para controlar sonido e iluminación. El público tiene la posibilidad de asistir a un montaje “en directo”.

La Compañía

Richard Siegal es el fundador de The Bakery, organización dedicada a la exploración y producción de manifestaciones artísticas contemporáneas. Bailó en el Ballet Frankfurt de Willliam Forsythe desde 1997 hasta su última temporada, en 2004. En él presentó tres coreografías propias, la última en la trilogía X (evening) (2002). Anteriormente había vivido y trabajado en Nueva York, donde bailó en las compañias de Doug Elkins, Zvi Gotheiner y Janis Brenner. Para esta última realizó una pieza premiada en el Danspace NYC 1997. Entre sus recientes proyectos se encuentran Double Story o The How Episode. En 2004 fue nombrado miembro honorario del Benois de la Danse del Ballet Bolshoi y ganó una beca en la prestigiosa MacDowell Colony de New Hampshire.

Creación, coreografía, interpretación y diseño de vídeo: Richard Siegal
Música original y diseño de sonido: Amaury Groc
Diseño de escenografía: Virginie Mira
Dramaturgia: Christine Peters
Productores: Théatre National de Chaillot, Festival d’Automne à Paris, The Bakery y Künstlerhaus Mousonturm-Francfort
Estreno en España
Idiomas: francés e inglés
Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedio)

www.thebakery.org
 

VSPRS

Bélgica

Les Ballets C. de la B. Alain Platel

Danza Música

Madrid
Teatro de la Zarzuela
Días 26, 27 y 28 de octubre
20:00 horas.


 


FOTO: CHRIS VAN DER BURGHT
Alain Platel conserva recuerdos de las Vísperas que escuchó por primera vez siendo adolescente en una iglesia de Gante. Apoyado por Fabrizio Cassol, el director musical del proyecto, VSPRS (el nombre completo es Vespro della Beata Vergine) explora los límites de la obra de Monteverdi en una versión colorista y arriesgada. Entrelaza culturas musicales diferentes: el trío de improvisación Aka Moon - del que Cassol forma parte -, dos músicos gitanos, la formación barroca Ensemble Oltremontano y una cantante. A partir de ellos, diez bailarines inspirados en los cortos que el doctor Arthur Van Gehuchten (1861-1914) rodó sobre sus pacientes psiquiátricos. La histeria alcanza allí su paroxismo en forma de movimientos tortuosos. Platel se cuida bien de liberar sus fantasmas demasiado pronto, dando espacio a lo inesperado. Abraza los contrastes, une los extremos. Su universo no está claramente dividido en lobos y corderos, el hombre es también una mujer. Una alianza en la que no hay vencedores ni vencidos, donde el conflicto permanece como fuente inagotable de riqueza.

La Compañía

Alain Platel, coreógrafo y director autodidacta, forma en 1984 una troupe con amigos y miembros de su familia que funciona como un colectivo. Su nombre completo es Les Ballets Contemporains de la Belgique, y con obras como Bonjour Madame (1993), La tristeza cómplice (1995) y Lets Op Bach (1998) alcanza el reconocimiento internacional. Platel - que también trabaja fuera de la compañía y anima a los demás a hacer lo mismo - comparte la dirección artística con Christine De Smedt. Tanto él - Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa - como su grupo han recibido numerosos premios y realizan giras que abarcan los cinco continentes. A pesar de la gran diversidad de sus miembros, desde fuera logran que el conjunto sea percibido como una especie de “estilo de la casa”, popular, anarquista, ecléctico y comprometido.

Idea y dirección: Alain Platel Música: F. Cassol
Dramaturgia: H. De Vuyst Escenografía: P. De Blieck
Vestuario: L.Van Assche
Iluminación: C. Bourguignon
Sonido: A. Fostier
Bailarines: Q. Bui Ngoc, M. Desseigne Ravel, L. Estaràs, E. Josse, I. Kewney, S. Lefeuvre, M. Lomoff, R. McCormack, E. Tass, R. Torres y H. Seung Ye
Coproducción: KunstenFestivaldesArts - LaMonnaie/De Munt (Brussels), Le Grand Théâtre de Luxembourg, RUHRtriennale/Kunststiftung NRW, Staatsoper Unter den Linden (Berlin), TorinoDanza, HollandFestival (Amsterdam), Sadler´s Wells (London).
Estreno en Madrid
Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

www.lesballetscdela.be
 
le “Sombrero”

Francia

Autor: Philippe Decouflé
DCA

Madrid
Teatro de Madrid
Días 27 y 28 de octubre
20:30 horas

Día 29 de octubre
18:00 horas.

Para empezar, una sospecha, sólo la sombra de la sospecha. Los ruidos se hacen escuchar sordamente. La puerta del salón se abre, la sombra del héroe surge de la noche. Hombre, ¿cuál es tu nombre? El Zorro, Tarzán, Elvis Presley, Peter Pan, Nosferatu, Mandrake, Esther Williams... Sombras célebres. Le Sombrero es un melodrama en tres actos. En el primero, en blanco y negro, siluetas, sombras -verdaderas y falsas - que se difuminan. En el segundo se presenta el relieve, los cuerpos, la carne, un momento de calma. Es un bonito día, hace calor. La temperatura sube, el ambiente se calienta. En el tercer acto, la cuarta dimensión. Tiempo y espacio se dilatan. Fotones, neutrones, protones y sifones entran en danza. Todo se mueve. Sin sombra de duda. Philippe Decouflé se caracteriza por jugar con la mirada del espectador, explorar todos los ángulos y puntos de vista. La música es estudiada hasta en los mínimos detalles con un sentido agudo del ritmo y la estética. Como en el resto de sus creaciones, el coreógrafo francés se propone, ante todo, transmitir placer al espectador. La danza contemporánea se fusiona con formas espectaculares, rozando en ocasiones otras disciplinas del movimiento. Lejos de ser elitistas, sus espectáculos tienen en mente a un público variado y abierto.

La Compañía

Philippe Decouflé (París, 1961) es uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea. Formado en la Escuela Nacional de Circo francesa y la Escuela de Mimo de Marcel Marceau, se interesa enseguida por la utilización del vídeo. Junto a Merce Cunningham aprende las grandes reglas de la óptica y el movimiento. Entre sus creaciones, encontramos Decodex (1985-1997), Shazam (1997 - 2001), Iris (2003 - 2005) y Tricodex (2004 -2006); ha sido el responsable de espectáculos para la 50º edición del Festival de Cine de Cannes (1997) o la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville (1992); de cortometrajes (Le p’tit bal... ), vídeoclips (Fine Young Canibals, New Order) y spots pubilcitarios (France Telecom, Dior...). Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, ha recibido numerosos premios en las diversas disciplinas en las que se desenvuelve.

Creación y dirección: Philippe Decouflé
Director musical: Brian Eno
Bailarines: Alexandra Naudet, Philippe Decouflé, Olivier Simola y Christophe Waksmann
Actor: Christophe Salengro
Escenografía: J. Pierre Verbraeken
Iluminación: Patrice Besombes
Vestuario: Philippe Guillotel
Estreno en España
Idioma: francés
Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

www.cie-dca.com
 

NEFÉS

Alemania

de Pina Bausch
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

Madrid
Teatro de La Zarzuela
Días 2, 3 y 4 de noviembre
20:00 horas

Día 5 de noviembre
18:00 horas

Varios hombres con el torso desnudo hombres en un baño turco. El encargado, de rodillas, escurre un paño hasta que las burbujas de jabón tocan la espalda del cliente. Las mujeres, con vestidos de seda largos, se aproximan, los observan y dejan caer sus cabezas suavemente, hasta que el cabello esconde sus caras (¿una reflexión sobre la práctica islámica de no dejar ver sus rostros?). Suavemente, golpean sus melenas siguiendo la percusión de la música grabada. Así comienza Nefés - respiración en turco - obra en la que Bausch busca transmitir calma y aire fresco a través del movimiento. Cuando la coreógrafa alemana concibió esta pieza en 2002 se proponía plasmar el ruido, bullicio y color de Estambul. Para ello, sus bailarines recorrieron sus mercados, callejuelas y muelles. Pero la guerra de Irak lo cambió todo. La obra pasó a convertirse en una especie de antídoto para un momento tan difícil. Un hombre sentado al estilo indio sobre una almohada. Poco a poco, a través de saltos con movimientos de tijera, se va acercando a la mujer que se encuentra en el extremo izquierdo del escenari o. Hasta que la rodea con sus piernas y se la lleva. Como es habitual en la obra de Bausch, la coreografía prima sobre la dramaturgia. Una gran pantalla proyecta imágenes que en algunos momentos estremecen al público. Las obras de Pina Bausch no tienen argumento. Toma escenas de la vida cotidiana y las convierte en imágenes familiares y abiertas, de modo que cada espectador pueda encontrar su lugar.

La Compañía

Pina Bausch, figura emblemática de la danza contemporánea, se forma en Alemania con Jurt Joos. Tras una temporada en la Juilliard School de Nueva York, vuelve a su país y comienza a trabajar en el Tanztheater de Wuppertal, que dirige desde 1973. Ya lejos de los movimientos de ballet tradicionales, impulsa un género pionero, el teatro-danza, que fusiona la danza con fragmento de diálogo y canciones. Desde los años 80 realiza junto a todos sus bailarines las conocidas como “residencias”, estancias de varias semanas en la ciudad elegida, experiencia de la que siempre surge un nuevo espectáculo. Roma, Palermo, Madrid, Hong Kong o Estambul - origen de Nefés - han sido algunas de sus sedes. Entre sus montajes destacan Ifigenia en Táuride (1974), Café Müller (1978), Palermo, Palermo (1989) y Agua (2001). Pina Bausch ha participado en E la nave va, de Federico Fellini (1982); y Hable con ella, de Pedro Almodóvar (2001).

Creación y dirección: Pina Bausch
Bailarines: Ruth Amarante, Pablo Arán Gimeno, Rainer Behr, Andrey Berezin, Damiano O. Bigi, Silvia Farias, Ditta Miranda Jasjfi , Na Young Kim...
Escenografía: Peter Pabst
Música original: Matthias Burkert y Andreas Eisenschneider
Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos (con intermedio)
Estreno en España

www.pina-bausch.de
 

SCREAM AND WHISPER

Japón

Autor: Saburo Teshigawara
KARAS

Madrid
Teatro Albéniz
Días 3, 4 de noviembre.
20:30 horas

Día 5 de noviembre
19:00 horas


 


FOTO: BENGT WANSELIUS
Scream and Whisper (Grito y Susurro) es un programa mixto formado por tres partes. Comienza con un solo de Kei Miyata en el que se alternan ritmos. Luego, cinco bailarines caminan sin cambiar su posición del escenario en un devenir hipnótico, oriental, una forma suave de mover piernas y brazos. Los gritos se transforman a través del cuerpo. La segunda parte está constituida por un dúo de 20 minutos interpretado por Rihoko Sato y Vaclav Kunes, centrado en la física y la poesía procedentes de los susurros. Una serpentina dobla y desdobla los dos cuerpos, susurrando y chillando. Los gestos de la pareja sugieren una especie de rasguño en la piel -una metáfora de la agresión y el deseo, presentes en la relación amorosa -. La tercera parte está formada por la versión revisada de la primera parte de Green. Comienza con un solo de Miyata, que rompe la fragilidad del dúo. Toda la compañía ocupa el escenario gritando y disfrutando con su propia danza. La energía de todos los bailarines estalla de varias formas. La iluminación y la música electrónica completan este cuadro en el que silencio, murmullos y gritos se suceden. El público puede sentir que su respiración acompaña a la de los bailarines. El propio Teshigawara ha definido la obra como “la respiración de emoción”, “el latido del corazón” o “la circulación de la sangre”.

La Compañía

Saburo Teshigawara comenzó su carrera creativa en 1981 en su Tokio natal, tras estudiar Bellas Artes y Ballet Clásico. En 1985 formó KARAS con Kei Miyata, combinando sus coreografías de grupo con trabajos individuales. Desde entonces, Teshigawara y su compañía han sido invitados a actuar en ciudades de todo el mundo. Su sensibilidad escultural, su poderoso sentido de la composición, dominio del espacio y decididos movimientos han creado un mundo único. Constellation (1986), Blue Meteorite (1990), Here to Here (1995), Absolute Zero (1998) y Green (2003) son algunas de sus anteriores coreografías. Junto a ellas, Teshigawara realiza exposiciones de arte, películas, vídeos, proyectos educativos, así como el diseño de la escenografía, iluminación y vestuario de todos sus montajes. Ha recibido numerosos premios tanto en Japón, como en Francia, Alemania, Canadá, Italia y Gran Bretaña.

Creación, dirección, coreografía, diseño de escenografía, iluminación y vestuario: Saburo Teshigawara
Música: SAND, Neil Spencer Griffi ths
Colaboración artística: Kei Miyata
Bailarines: Kei Miyata, Rihoko Sato, Azusa Yoshida, Chisato Ohno, Vaclav Kunes, Bruno Péré y Jeef
Estreno en España
Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (con 2 intermedios)

www.st-karas.com

 

Última actualización el Lunes, 10 de Mayo de 2010 15:26